论文投稿百科

中国美术学院论文查重

发布时间:2024-07-05 15:32:14

中国美术学院论文查重

不要按照期刊的要求标准,要按照学校的要求标准。按照期刊的达标了,发表了,在学校那里不达标,学校不认的几率就非常高。所以在为作者提供论文发表服务前发表学术论文网fbxslw要向作者核实是不是有职称文件,优先按照职称文件的要求为标准。虽然服务经验丰富安排准确度高,但是仍然要优先以文件要求为先(不论是企事业单位的还是学校的)

抄袭事件,不仅在国内公共空间持续发酵,而且登上比利时各大媒体,引发当地广泛争议,公认抄袭行为难以置信。由于当事人作品常在欧美、香港等地多家知名拍卖行上拍,事件曝光后迅即引发世界关注。也就是说,如若不能及时给各方一个负责任交代,借以“城门失火,殃及池鱼”效应,抄袭事件影响的,恐怕不仅是原作者著作权、抄袭者声誉和收藏者利益,还将可能给整个中国当代艺术公信“扣屎盆子”。就个体层面而言,比利时画家明确指控涉事人抄袭了他上世纪80年代创作的作品,到底是不是这样,亟待双方沟通处置。当务之急是,当事人必须站出来回应:“是”则诚恳道歉赔偿求得谅解和解;“否”则有力反驳“洗干净身子”以正视听。就第三方而言,廓清是否抄袭,需要专业鉴定给出具说服力权威结论,一则还涉事方一个清白,防止双方各执一词谁也说服不了谁,甚至引发跨国官司;再则给公众一个明白,消弭事件持续发酵和负面影响。“一颗老鼠屎坏一锅汤”,抄袭事件虽属个案,但对当代艺术抹黑羞辱不容小觑。我想提醒相关组织的是,如果查实抄袭,借以严处以儆效尤,建立“零容忍”预后机制,才是对行业的最好交代。居领导地位的日本艺术家和田义彦,由于多幅油画抄袭意大利艺术家 ALBERTO SUGHI作品,被政府文化厅收回年度艺术大奖。武藏野美术大学剥夺其教席,画展被取消,媒体穷追猛打,痛斥之“欺诈”“国际罪犯”“文化国家日本之耻”等等,让抄袭者“偷鸡不成蚀把米”。如果本次抄袭坐实,也应拿出如是壮士断腕的果断勇气。因为,这不仅是对当事个体有恙艺术操守的疗治救赎,更是对“挂彩”当代艺术声誉的修复。

改一下啦,把红色部分删掉,橙色部分改写,上交之前用淘宝买一个论文查重,自己再看看

中国美术学院不是985院校,

中国美术学院图书馆论文查重

不算。

对于不同的杂志期刊其在重复率上的要求也是有所不同的,另外杂志社要求的重复率标准是按照抄袭率加引用率进行计算的。

通常,对于核心期刊的重复率要求是需要小于10%的,不过有些等级更高的核心期刊在重复率上的要求则是需要小于5%的。相对于前面的核心期刊,大部分的普通期刊在重复率上的要求一般有两种情况,一种是小于20%,另一种则是小于30%。

查重注意事项

对于有过出版经验的读者,知网检测平台的应用也有所了解。使用该检测平台时,选择可靠的检测平台是关键,只有检测平台可靠,检测结果才能得到保证。不然即使检测通过了,也没有任何意义,所以这个问题需要引起高度重视。除检测平台外,检测范围也非常重要,因为期刊不同于毕业论文,许多期刊对重复性的要求更高。

因此检测时,只要是按照期刊收录要求进行的,如果期刊要求的检测范围不是那么大,就可以不用检测那么大的范围。理解了检测范围,这对顺利通过检测也有很大帮助,避免了检测范围过大,如何修改论文的重复率都不能达标的情况就不会出现。

以上内容参考  百度百科-查重

出版社是不查重的。保险起见,你可以以普通作者的身份,打要出书的出版社电话,咨询下此事。

如果是发表单篇文章,正规杂志社基本都会查重了,而且有明确而严格的重复率要求,一旦超过这个数字坚决不予通过。

如果出版的是教材或者专著,是有查重要求的,每个出版社都有在中国知网的重复率要求标准。

出版的学术专著查重都是通过中国知网来查,因为知网是中国目前最权威的著作查重数据库了。出版书籍重复率多少,不同出版社要求不同。复制比可能50%就可以通过,有的单位则要求查重率30以内。

为了避免专著出版中的抄袭现象,大部分出版社都规定了重复率不超过60%的要求,也有更高级别的出版社为了保证出版质量,把重复率要求控制在了40%以内。

扩展资料:

当有一个文章需要检测时,放入比对库进行检测,如果某一句、某段、或者整篇和对比库中的文章相似,就会视为重复给记录下来。整篇文章检测完毕之后,会根据之前记录的重复内容来生成比对文档。比对文档通常是网页格式或PDF格式,比对文档中会有论文检测获得的相似比例、重复的内容所在、重复内容的来源文章。

出版社,指进行图书、图画、杂志,报纸和电子物品等有版权物品的出版活动的组织。中国大陆如:人民教育出版社、中国农业出版社、中国林业出版社等。台湾地区:东立出版社。日本:集英社、小学馆等。

各国学者给出版所下的定义尽管在文字上稍有差别,但对出版活动本质特征的描述却十分接近。各国学者都认为出版活动的内涵由以下内容构成:

1、出版是将已有的作品形成为出版物的过程;

2、原始作品必须经过一个大量复制的过程,使其形成一定的载体形式,成为出版物;

3、通过一定方式使公众获得这些出版物,也是出版活动不可或缺的重要组成部分。

参考资料来源:百度百科--查重

百度百科--出版社

可以帮你写,写

抄袭事件,不仅在国内公共空间持续发酵,而且登上比利时各大媒体,引发当地广泛争议,公认抄袭行为难以置信。由于当事人作品常在欧美、香港等地多家知名拍卖行上拍,事件曝光后迅即引发世界关注。也就是说,如若不能及时给各方一个负责任交代,借以“城门失火,殃及池鱼”效应,抄袭事件影响的,恐怕不仅是原作者著作权、抄袭者声誉和收藏者利益,还将可能给整个中国当代艺术公信“扣屎盆子”。就个体层面而言,比利时画家明确指控涉事人抄袭了他上世纪80年代创作的作品,到底是不是这样,亟待双方沟通处置。当务之急是,当事人必须站出来回应:“是”则诚恳道歉赔偿求得谅解和解;“否”则有力反驳“洗干净身子”以正视听。就第三方而言,廓清是否抄袭,需要专业鉴定给出具说服力权威结论,一则还涉事方一个清白,防止双方各执一词谁也说服不了谁,甚至引发跨国官司;再则给公众一个明白,消弭事件持续发酵和负面影响。“一颗老鼠屎坏一锅汤”,抄袭事件虽属个案,但对当代艺术抹黑羞辱不容小觑。我想提醒相关组织的是,如果查实抄袭,借以严处以儆效尤,建立“零容忍”预后机制,才是对行业的最好交代。居领导地位的日本艺术家和田义彦,由于多幅油画抄袭意大利艺术家 ALBERTO SUGHI作品,被政府文化厅收回年度艺术大奖。武藏野美术大学剥夺其教席,画展被取消,媒体穷追猛打,痛斥之“欺诈”“国际罪犯”“文化国家日本之耻”等等,让抄袭者“偷鸡不成蚀把米”。如果本次抄袭坐实,也应拿出如是壮士断腕的果断勇气。因为,这不仅是对当事个体有恙艺术操守的疗治救赎,更是对“挂彩”当代艺术声誉的修复。

中国美术学院论文格式

学术堂整理了十五个美术学毕业论文题目,供大家进行参考:1、解析美术史中“禅画”概念的由来2、探究民国时期美术字的视觉之美3、佛教美术对我的影响4、工业化题材在中西方美术中的体现5、金焕基绘画的韩式情愫对韩国现代美术影响6、基于IPad上的少儿美术APP界面设计研究7、普通高校公共美术鉴赏课程中油画鉴赏教学研究8、传统民间美术在现代工笔人物画创作中的运用研究9、重大历史题材美术创作述评10、林风眠与徐悲鸿美术教育思想比较研究11、西藏传统绘画形式在当代美术创作中应用与实践12、论表现拿破仑的美术作品的典范意义及其现实影响13、高职特教听障生工艺美术专业课程改革研究14、论30年代漫画在中国现代美术史中的地位与价值15、中职电脑美术设计专业校企合作现状与对策研究

列宾油画《伏尔加河上的纤夫》赏析众所周知,美术的鉴赏是运用感知、记忆、经验、知识,对美术作品进行感受、体验、分析、判断而获得审美享受和美术知识的过程。本学期,我选择了“世界美术赏析”这门艺术学科进行了选修。原因其实很简单,我自小非常喜欢美术方面的东西,对这些看似神秘的艺术形态十分好奇,很想从这课程当中得到一些艺术的知识与熏陶。通过选修这门课程,我逐步了解了许多关于绘画的知识。学下来收获很大,我逐渐可以感受到了文艺复兴意大利艺坛三杰之一的拉斐尔那作品散发出一种令人愉快的笃定,那种归属感;意大利文艺复兴时期伟大的绘画家、雕塑家和建筑师,文艺复兴时期雕塑艺术最高峰的代表米开朗基罗.博那罗蒂在他的作品中的寓意;了解了被可视为法兰德斯巴洛克风的具体象征的鲁本斯的作品;当然还有现在被我认为是世界上最美的油画之一的伦勃朗的“泰特斯”等等这些经典的西方美术艺术。通过不断的美术鉴赏活动,可以提高人的审美趣味、陶冶高尚情操,通过美术鉴赏,提高我的艺术品味,吸收前人优秀技法,在中国传统美术教育中是一种重要的方法。而且在我看来从实际情况作为起点,由于经济生活的变化,各种思潮的影响,社会活动空间的扩大,学生产生了一些需要重视和解决的问题。“高分低能 ”是一种表现。学生有较多的知识和专业文化,并不一定代表他具有其他方面的素质和修养。所以要呼吁素质教育。素质教育是一个系统,而艺术教育恰恰则是素质教育的一个有效手段和一个不可或缺的方面。艺术教育不是培养专业的艺术家,不是单纯地训练吹笛子、弹钢琴、画画、书法和跳舞的技术,它是要通过这种技能、知识和修养,提高审美境界,从而促进德、智、体、美、劳、生的全面发展,成为心中具有崇高理想和大目标的建设社会主义现代化的一代新人。所以要适当的培养自身的艺术修养。这也是我选择这一课程的原因之一。在为时一学期的课程即将结束时,我经过查阅资料将结合俄国伟大现实主义画家列宾的作品《伏尔加河上的纤夫》,按照一般鉴赏的程序对其进行简单的艺术鉴赏:作品:《伏尔加河上的纤夫》作者:列宾列宾(1844---1930)是十九世纪后期俄罗斯最伟大的艺术巨匠。这幅作品描绘的是伏尔加河上纤夫拉纤的情景。这幅作品创作于1873年,花了三年的功夫才完成。现收藏在彼得堡俄罗斯美术馆内。1、作品画面介绍:《伏尔加河上的纤夫》是列宾的代表作也是他的成名作。在这幅画的构图上,列宾利用了沙滩的地形和河湾的转折,使十一个纤夫犹如一组雕像,被塑造在一座黄色的、高起的底座上,使这幅画具有宏伟深远的张力,画中的背景运用的颜色昏暗迷蒙,空间空旷奇特,给人以惆怅、孤独、无助之感,切实深入到纤夫的心灵深处,亦是画家心境的真实写照,这对画旨的体现,情感的的烘托起了极大的作用。在画面上画家又对伏尔加河的景色进行了巧妙的布局,以狭长的横幅展现这群纤夫的行列。伏尔加河畔阳光酷烈,沙滩荒芜、近景只有埋在沙里的几只破筐作点缀。景色十分凄寂。一队穿着破烂的纤夫在拉着货船,步于是那样地沉重,似乎可以听到压抑低沉的“伏尔加船夫曲”的回声。因此本画的构图、线条、笔力等绘画技巧都是相当成功的。被烈日炙烤的焦黄的河岸上,一队蓬首垢面、衣衫褴褛的纤夫拖着沉重的脚步拉着货船,在酷日下精疲力竭的向前挣扎。他们中有老有少,个个都衣着破烂、面容憔悴。领头的是一位胡须斑白的老者,眼睛深陷,坚毅的面孔透出饱经风霜的智慧,但愁苦的表情仍然显示了他对于艰苦生活的无奈。走在最后的纤夫低着头垂着手,麻木地随着队伍向前挪动,似乎已经习惯了这样日日苦役般的生活。队伍中还有一个较为突出的形象,是处在队伍中部的一位少年,可以看出他才开始这样的工作不久,皱着眉头还不太习惯,他直起腰想用手松一松肩头紧勒的纤绳,毕竟年轻,还不甘心忍受这样的苦楚。其余的纤夫都弯着腰低着头,似乎已没有多余的力气再来表现点什么,在他们身上剩下的,惟有贫苦、艰难与无奈。在这幅反映纤夫苦难生活的画里,与其说是人与自然在搏斗,不如说是人在与残酷无情的黑暗命运和社会搏斗。画中的纤夫共有11个人,约略分成三组。每一个形象都被列宾仔细推敲过,画过人物写生。他们的年龄、经历、性格、体力以及他们的精神气质各不相同。画家把这些性格作了高度的典型化,又都统一在主题之中。现据画家本人的记述,分别来详细介绍这里的每一个人物的情况:最前一组共四人,领头的名叫冈宁,他的表情温顺,然而性格坚韧,具有一种内在的意志力,此人约有四五十岁。他那双深陷的眼睛使他的前额更加突出,显出了他的智慧。列宾在他的头上添画上一块包头的破布,似乎要把他塑成古希腊哲学家的样子。他原是个神父,后来被教会革职,一度充任过教堂唱诗队的指挥。他身体结实,两手下垂。胸前那一条纤索绷得很紧,而身上的麻布衫却满是补钉。这是一个俄罗斯农民长者或智者的典型,他忍受着肉体与精神的痛苦,是这些纤夫形象中的悲剧性主角。在他右边的一个是身材魁梧的憨直的农民汉子,他赤着脚,头发蓬乱,满脸浓密的胡子,似乎在低低地向冈宁絮叨着什么。这个形象起着衬托冈宁的前倾的身子的作用。在他后面是一个细长的瘦子,年近40,身子大部分被挡住了。他头戴麦秆帽,叼着一只土烟斗,头显得尖小一些。他挺直着身子,这样可使纤索松弛,好像是想省点力气。这个瘦子的左侧,则是一个躬背弯腰的纤夫,他原来是个水手,叫伊卡尔。他的两手向下握拢,神色严厉,眼神凝注,直对着前方。显然,他的脾气一定很倔强,是个农村硬汉于。汗水已把他的上衣腐蚀得百孔干疮,结实的肩膀正从破洞处显露出来。中间一组也是四个人:穿一身粉红色破衫裤的少年名叫拉里卡。看来这个少年是初加入这支行列,他那还未晒黑的皮肤,紧蹙的眉头告诉观者,这种劳动对他来说是负荷过重了。他正用于在调节压在自己肩头那根据痛了皮肤的纤索。画家在这个新的受压迫者身上似乎要找到一种希望,那就是不甘心受剥削,要反抗。令人注目的是,在这个少年颈上还挂着一只十字架,这是父母给孩子的信物,祈求上帝能保佑他路上平安。列宾为画这个少年纤夫,曾从他熟悉的孩童形象中挑选了一个作模特儿。少年拉纤这种现象,也如资本家利用童工榨取劳力一样残酷,这是沙皇俄国的农奴制度的罪恶,也是画家所要抨击的主要目标。紧靠在拉里卡后面的,是一个受尽风霜之苦的秃顶老汉,他皮肤助黑,脸色阴沉,一边斜倚在纤索上,一边在打开自己的烟袋,想偷闲抽口烟来缓解一下自己的苦闷。他和前面的少年,在色彩上构成了强烈对比。两代人,不同的命运,却系在一根绳索上。 少年右边是个羸弱有病的纤夫,他步履艰难,全身虚弱,正在用袖口棕汗。头发露在无檐帽的外边,颧骨耸起,泪囊水肿,他未来的路程意味着更大的厄运,我们似乎可以听到他那急促的喘息。在拉里卡与老汉之间,露出了另一个纤夫的脑袋顶,此人的脸庞发黑,鼻孔朝外,嘴唇很厚,看样子是个鞑靼人。最后一组三人,走在前面的是个退役军人,白色的衬衫外面加了一件坎肩,帽子压得很低;背后一个皮肤黝黑,巡回展览画派评论家斯塔索夫说他是个流浪的希腊人。最后一个人只见到了他的低垂的头顶,此人似乎走得更加吃力,他正在往一个小坡上移动。全画以淡绿、淡紫、暗棕等色调来描绘上半部的空白,使这条伏尔加河流显得更为惨淡了。这是为了加强人物的悲剧性,烘托干燥炎热的天气 (列宾在冈宁和伊卡尔两个人物身上曾作过一些改动,尤以伊卡尔缠着白布的头改动得最多)。2、作品给读者的感觉?当我第一次面对俄罗斯画家列宾的《伏尔加河上的纤夫》,首先感知的是蓝蓝的天、辽阔的伏尔加河,十几个姿态各异的纤夫和他们艰难地拉着的船舶。但仔细体验画面中所产生的劳动者的力量却在视觉上似乎受到一种猛烈的撞击,产生一种说不清的瞬间直觉的审美愉悦。一般而言,感觉都是带有一定的复杂性和微妙性,感觉的最好的接受方法是体验,语言则往往难以传达某种感觉。因此,人们即使产生了某种感觉,也往往难以用适当的语言表达出来,对智力成熟、语言丰富的成年人来说即为如此。但是,感觉不管再微妙,总还存在大的趋向性,那么,具体联系到《伏尔加河上的纤夫》,它给人的感觉应该是压抑、悲怆和深沉。画家列宾的这幅著名油画,是他经过十多年的构思、绘制和修改才完成的。这幅油画在反映列宾的思想感情方面很有代表性。通过仔细观察画面,我看出画家的思想感情渗透在每一笔、每个人物身上,也渗透在画面的色彩和景物的布局上。所以,只要我们细致观察,从画的整体上认真地体会,就会体会出画家所要表现的思想感情,即对沙俄反动统治的不满和对劳动人民的深切同情。画的是人物群像,从画中人物的不同衣着、外貌、动作以及神态,我们可以深刻领会人物的内心情感。这幅油画是列宾到伏尔加河旅行时,仔细观察了纤夫的生活,经过反复的思索和修改才完成的。作者在描述这幅油画时,他的观察是从前到后依次进行的,描述时抓住了人物的衣着、外貌、神态的特点,并展开了适当的想象,把人物的外貌特点和他们的身份、地位、个性结合起来,使每个人物都有了鲜明的个性。11名纤夫,作者着重描写了4个,从年龄上说,有老年、中年、青年和少年,从职业上说,有破产的农民,有从事拉纤的工人,有退伍的士兵,他们代表着社会的各个方面,都承受着沙俄时代反动统治者的统治和压迫

你们专业应该有专业的数据库,学校也有买那些数据库。确定主题提出自己的观点,列个提纲,查找资料(在数据库上,书上等等),然后就是论文主体。先前瞻前人成果和不足,然后发表自己观点,最后做个总结(对自己研究的欠缺等等)最后别忘了列出参考的文献。我这有论文写作的ppt,要的话可以给你发过去!

在美术教育中展现和培养学生的个性 论文关键词:美术教育;个性;创造 论文摘要:美术教育的目的是为了学生的发展,在教学中我们要尊重并鼓励学生在艺术表现方式、审美等方面的个体差异。在教学中发挥学生的主题作用。教师要处理好学生在继承与发展、创造之间的关系。另外,要有培养学生个性的具体建议。 教育的目的是为了学生的发展,美术教育的目的也是如此。在教育教学中我们不但要教会学生如何创作出高质量的作品,而且要起到陶冶性情,宣泄情感、发展个性等多方面的作用。与其他学科相比较,美术的特征是很明显的,比如,它对学生观察能力、想象力和审美能力的培养是其他学科无法代替的。在美术教育中,我们不但要教给学生如何去继承,更要鼓励学生在继承中发展。而我们如果在教育中限制了学生的想象力,禁锢了学生的个性,那么发展和创造是无从谈起的,也和教育的目的是背道而驰的。 近年来,基础教育改革在如火如荼的进行之中,教师对教育的基本理念、方法和对教育价值的认识已经向前推进了一大步,高等教育也不应该是这场改革的旁观者。随着美术呈多样化的发展趋势,美术教学也面临着挑战。单一、古板的教学模式,已经对艺术的发展和学生的发展,包括学生个性特征的发展造成了双重障碍。正如靳尚谊先生所说:“这是一个需要我们的一书教育,能适应时代思想,并以新的方式培养和造就一代富有创造力的新型艺术人才的转折时期。” 一、尊重并鼓励学生在诸如艺术表现方式、审美等各方面的个体差异,在教学中发挥学生的主体作用。 教育的对象是学生,教育的目的是为了学生的发展。这一切说明教育的主题不是教材,不是教师,而是学生,而学生是一个个具有独立人格的个体,其个性只有在自由的环境中才能得到发展。教师不能根据自己的审美喜好干涉学生的独特的审美习惯。备课时应照顾不同学生的审美喜好。要多选择一些具有代表性但又风格迥异的作品。上课时,切忌讲解用语绝对化的倾向。对某家某派的作品进行分析时,应指出对一个作品的不同看法甚至是观点相反的意见,以供学生选择并形成自己的认识。学生在进行实践时,应该以学生的感受出发,引导学生表达自己的感受,允许学生自由的表达他所选择的对象。这样,学生独特的审美体验和自我感受才会逐步发展起来,学生的自我效能感也会在艺术教学中得到强化和发展。 在尊重学生个体差异的前提下,鼓励是培养学生创造性,发展学生个性的最好方法。在心理学中,著名的罗森塔尔效应说明了对学生进行鼓励的非凡意义。当罗森塔尔等人向有关教师暗示这些学生“最有发展前途”时,教师会或有意识或无意识地关注这些学生,不断的关注他们、激励他们。而学生也会有意识无意识的体验到教师对自己的关注和信任,他们会自觉地产生一种肯定的情感反应,从而乐于接受教诲,并充满自信。而在美术教育中,鼓励学生会让他们感觉到自身的潜力和价值,在创作中大胆创新,勇立新意,从而促进学生个性的发展。 师生关系对于培养和发展学生的个性也是极其重要的。在传统的教学中,教师往往是权威,在这种关系中,教学过程就表现为一种模仿和服从,这会必然的造成对学生自发性和创造性的束缚,严重的阻碍了学生个性的发展。而且,学生长此以往会逐步失去对于学习美术的兴趣,最后学生的自信会因此而降低。在现代教学理念中,师生之间的关系是平等的、合作的、交流式、相互影响的关系,而在艺术教学中,这种关系可以表现为心灵与心灵之间的理解、欣赏和对话。教师的权威表现在教师的学识中,表现在教师可以给出学生多个视角、多种评判、多条思路以供学生选择,而不是仅仅给出一种标准。 二、处理好继承与发展、创造之间的关系 尽管发展学生的创造性是及其重要的,但对任何领域来说,扎实的基本功都是成功的一个必要条件,对美术来说亦莫能外。技能、技法的学习,是美术专业的必修课,是从事美术活动的基本能力。学习好基础知识,熟练掌握各种形式的绘画语言,是学生表达个性,传达思想感情的语言工具。但是绘画技能不是学生学习美术的目标,而是学生表达其思想情感、展露情怀、抒发胸臆的手段。基本的技能可以差别不大,但依赖于这些技能的作品却可以千姿百态,仪态万方。也就是说,必要的技能训练是一定要下功夫的,但是学生却不能仅囿于此,要力求超越这些技能。在技能的训练和基本功的培养中,可以砥砺学生的意志。而在情感的宣泄和美感的表达中,则能够张扬学生的个性。我们要理清楚培养技能和美术创作之间的辩证关系。 在当今的美术教学中,普遍的现象是把提高学生的技能摆在首位,设置把它作为唯一的目标,这是美术教学中的一个误区,也是美术教学的弊端所在。要改变这一现状,就要注意在传授技法的同时,了解学生的'个性,挖掘学生个体的创造才能,做到因材施教。在教学过程中,要根据他们不同的性格、喜好、个性特点,进行恰当的引导。在学校美术教学中,学生的个体意识得不到提倡,对其创造力更是谈不上尊重,慢慢地他们自己也就放弃了。这是十分令人惋惜的。没有个性的介入而只有技能,我们培养的学生只能是工匠而不能成长为大师。 自由是艺术的土壤。纵观历史上有所建树的艺术大师,无论其作品风格如何,时代背景如何,他们所具有的共同特点,就是在艺术作品中充分发挥自己的个性,抒发个人的真情实感。其作品无不折射出艺术家思想和智慧的光辉,创造出具有独特个人风格的伟大艺术。 在美术教学中,自由的氛围使得学生敢于大胆创新,在创新的过程中展现和培养学生独特的个性,这种个性表现在艺术作品中,便是创造性的艺术作品。因此,自由的教学氛围,富有创造性的作品,学生的个性特点这三者之间是紧密的相互作用的。而对于教师来说,应该做的就是交给学生基本的只是技能的基础上,给学生一个自由的、平等的学习和创作的环境。 三、在美术教学中展现和培养学生个性的一些具体建议 理论和实践之间总是有距离的。在教学中要做到技能练好技能,又能发挥学生的创造性、使其完成富有个性的作品并非易事。要做到这一点,教师不仅要有深厚的美术理论功底和实践经验,还要有丰富的教学经验,并且对学生的心理有一定的把握和了解。 教师要力求避免设立单一的标准,并且依此把某个作品定为好或者不好,对或者错。须知对于艺术来说,风格不同甚至大异其趣正是在创作上具有艺术活力的象征,设定单一的标准却扼杀了这种活力。教师对于某一幅作品,可以提出最普遍的观点和看法,然后在说其他各家各派的评论,从多种视角来审视作品的风格特点和表现手法。当然,教师完全可以从自己的角度出发来进行评价,但是却力求避免把这种个人的偏好强加给学生。这样做的目的,是让学生有多种选择的余地。因为不同的学生在审美取向上往往大相径庭,一种普遍被接受的观点可能在另外的学生看来是荒诞的、不可取的。而且,学生也可以提出自己的观点和感受,必要的话在课堂上可以就这些观点展开讨论。这样,同学们广开言论,各取所长,不仅有利于提高艺术能力,还可以形成自己的风格和艺术理想。当然,教师也不能够片面的强调某种风格,而使学生失其自我。 教师在教学中要融入创造性理念。传统的教学观念根深蒂固,为 摹 写自然而造型的观点,在教学中的影响很大。因此,在掌握了学生心理特点的同时,还要引导他们摆脱这种错误的造型观。教师要引导学生善于把自己的情感,与所要表现的客观事物有机的结合起来。把隐藏在物象后的抽象因素揭示出来,以拓宽学生的创造性思维。同时引导学生使自己的思想情感、通过自己所创造的艺术形象传达给欣赏者。这样,每个人对客观事物的所思所想、所悟所求、所喜所恶,便会通过实践转化为艺术创造的不竭源泉。以这样的观点引导学生的绘画实践,使他们不断的提高对自我和客观事物的认识,在实践中学习和领悟不同的表现手法的长处,这样才能创造出富有个性的、深入人心的、能引起普遍共鸣的作品。 人们常说,民族的就是世界的。我想说,个性的就是共性的。教学中给学生一个自由的空间, 使他们在无尽的空间中表达和发展自己的个性,学生的心理会更加健康,艺术的世界也会更加多姿多彩。 参考文献: [1]许江 焦小健.具象表现绘画文选[M].杭州:中国美术学院出版社出版,2003. [2]李少文.不止于艺[M]. 北京.北京大学出版社,2009.论文相关查阅: 毕业论文范文 、 计算机毕业论文 、 毕业论文格式 、 行政管理论文 、 毕业论文 ;

中国美术学院论文模板

2001年 论文《意大利广告设计及广告人》发表于《包装世界》期2001年 论文《德国招贴设计思考》发表于《包装世界》期2001年 论文《法国招贴设计思考》发表于《包装世界》期2001年 论文《西班牙广告设计的独特风格》发表于《包装世界》期2001年 论文《推进全球驱动战略》发表于《包装世界》期2004年 论文《宣传册设计的整体构筑》发表于《包装世界》期2004年 作品《宣传册设计的整体构筑》发表于《包装世界》期2004年 论文《以形会意 以意会心》发表于《包装世界》期2004年 作品《成朝晖作品-(上)》发表于《包装世界》期2004年 作品《成朝晖作品-(下)》发表于《包装世界》期2004年 论文《汉字设计“形”与“意”的再创造》发表于《装饰》期2005年 论文《汉字设计“形”与“意”的研究》发表于《新美术》期2006年 论文《设计无疆界——综合设计教学研究刍论》发表于《中国美术馆》期2006年 论文《走向综合化的设计教育》发表于《包装世界》2006. 期2007年 论文《行板》发表于《包装&设计》“设计人生”栏目 2007年1期2007年 论文《空间· 时间·人间--着眼于可持续发展的城市形象系统设计》发表于《新设计》第5集版2007年 作品《从平面到立体 从视觉到触觉--成朝晖设计作品》发表于《新设计》第5集版2007年 论文《设计的未来与未来的设计--解析非物质设计》发表于《中国美术馆》期2007年 《从艺术设计的角度审视城市形象营造》发表于《新美术》期2008年《在知性中酝酿--成朝晖设计作品》作品与文章 发表于《新平面》第15期2008年 论文《感·触--构建感官的设计地图》发表于《360度》第16期 年 论文《非物质时代之中国设计教育发展》发表于《包装世界》2008年期 总第118期2008年 论文《城市形象的认知与表述》发表于《新美术》期 年 论文《建构识别视觉 获取感知认同 彰显城市特质--关于杭州城市标志形象的营造》发表于《包装世界》2008年期 总第120期2008年 论文《艺术中的设计与设计中的艺术》发表于《中国美术馆》期2008年 论文《城市形象系统研究的维度》发表于《中国美术馆》期2009年 论文《杭州城市形象系统设计研究》发表于《包装世界》2009年期 总第121期2009年 论文《城市气息--城市形象嗅觉识别系统营造》发表于《中国美术馆》期2009年 论文《“城市特质”-- 城市形象系统的差异化定位》发表于《新美术》期2010年 论文《设计理想与教育未来--针对非物质时代研究生教学之思考》发表于《创意设计》期2010年 论文《设计理想与教育未来--针对非物质时代研究生教学之思考》发表于《道生悟成-中国( 国际)艺术设计研究生教学研讨会论文集》中国美术学院出版社, 978-7-81083-957-02010年 论文《城市形象系统设计的认知》发表于《设计学论坛》第二卷,南京大学出版社,年 论文《杭州城市标志营造——识别·认同·特质》发表于《美美与共》,中国美术学院出版社,ISBN978-7-5480-0140-9,

你们专业应该有专业的数据库,学校也有买那些数据库。确定主题提出自己的观点,列个提纲,查找资料(在数据库上,书上等等),然后就是论文主体。先前瞻前人成果和不足,然后发表自己观点,最后做个总结(对自己研究的欠缺等等)最后别忘了列出参考的文献。我这有论文写作的ppt,要的话可以给你发过去!

室内装饰风格流派的色彩体现本文主要是通过各种室内装饰风格的流派来体现色彩的应用和搭配,采用案例分析和理论相结合的方式来阐述,案例将采用成都市内一现代风格家装为主要分析平台,再结合其他普通案例进行深入的分析和阐述。同时也要把色彩的属性和他在各个风格内的作用进行更加细腻的立体解析。研究色彩首先要立体的系统的了解色彩的作用和属性。只有了解了他的属性和作用才能更加好的利用他的特点来达到更好的装饰效果。在各种装饰风格中,比较典型的风格种类有古典欧式风格,日本风格,个性风格,现在风格,后现代风格,混合形式风格和简约风格以及中式风格等。风格 流派 色彩 体现引言:经过科学家的分析宇宙里存在的大约有1900万种颜色,一个正常人可以辨别大约680种的色彩,能感受到的主要是环境色彩和固有色。英国物理学家牛顿是第一个发现太阳的七色光谱,从而是人类科学的认识地认识了色彩。在室内装饰中每一个地方和物体都是有他的色彩的,主要包括吊顶,墙地面,家具,织物色彩等。随着时间,文化,区域,制度,科技等等的发展和变化使人们对建筑的功能和要求也有不同的追求,从而出现了很多的流派和风格。在我看来色彩对我们每一个人来说都是离不开的,色彩是对我们今天的社会非常重要的。对于建筑室内装饰也是一样,从人类认识色彩的那一刻起人类就对每一种色彩的认识有了一个基本的概念,随时间的发展和各个区域对人类对每种色彩的不同爱好,在加上每个民族区域的风俗习惯和地理环境的不同是每一个区域的建筑也有很大的区别,从而使每一个不同的建筑风格有他相对统一的色彩。室内的色彩包括吊顶,墙地面,家具织物色彩的设计和选择。科学的用色有利于人的身心健康,除了视觉产生影响外,还直接影响人的情趣和心理,要充分利用色彩的多种变化,既符合功能要求又要能获得更美的效果,室内空间不论的吊顶的处理还是家具的款式,大小,形状和色彩等,都不能脱离它所处的实体空间环境,色彩和形态具有同样重要的作用,有时候甚至色彩比形态更重要。室内装饰风格流派的色彩体现1.色彩的搭配的价值和重要性(1)论述色彩的属性谈到色彩我们都知道它有三大属性:明度、色相、饱和度所谓明度就是表示色所具有的亮度和暗度被称为明度。色彩可以分为有彩色和无彩色,但后者仍然存在着明度。作为色相,指的是这些不同波长的色的情况。在色相环上排列的色是纯度高的色,被称为纯色。在色相环上,与环中心对称,并在180度的位置两端的色被称为互补色。用数值表示色的鲜艳或鲜明的程度称之为彩度。有彩色的各种色都具有彩度值,无彩色的色的彩度值为0,对于有彩色的色的彩度(纯度)的高低,区别方法是根据这种色中含灰色的程度来计算的。彩度由于色相的不同而不同,而且即使是相同的色相,因为明度的不同,彩度也会随之变化的。(2)论述如何更好的搭配色彩在室内的装修中色彩的搭配是有很重要的讲究的,如何能利用色彩的合理搭配创造出更好的居住空间,要从自己对色彩的喜爱程度,色彩对个人的心理属性以及自己对空间的心理需求来确定的。不同的颜色进入人的视野,刺激了大脑,使人产生冷,热,深,浅,明,暗的感觉,也产生了安静,兴奋,紧张,轻松的情绪效应。一般小型化结构的住宅以单色为宜,采用较明亮的色彩,如浅黄、奶黄,以增加住宅的开阔感,利用住宅色彩衬托您的家具使住宅或显朴素大方或显庄重高雅。一般来说每种风格居住空间的色彩搭配都有他自己的原则。具有‘阳光味’的黄色调会给人的心灵带来暖意;如果不想要统一的色调在整体中带点新的变化,采用活泼的色彩组成,粉红色配玫瑰白,搭配同样色系组成的沙发,窗帘,靠垫委婉而多情;冷灰色常给人粗糙,生硬的印象。但在宽敞的明亮的空间,大胆选用淡灰色,反而使你的白色床具和窗棱更为肃静高雅。不过也要穿插一些讨自己喜欢的鲜艳色彩;蓝色有镇定情绪的作用,非常适合有理智感的选择。2.各种装饰风格的色彩搭配体现和分析(1)古典欧式风格欧式风格的底色大多采用白色、淡色为主,家具则是白色或深色都可以,但是要成系列,风格统一为上。在古典欧式风格只能中主要分为巴洛克式,洛可可式等类型。起主要构成手法有三种,第一类的室内构件要素,如柱式和楼梯等;第二类是家具要素,如床,桌椅和几柜等,常以兽腿,花及螺钿雕刻来装饰;第三类是装饰要素,如墙纸,窗帘,地毯,灯具和壁画等巴洛克式,产生于公元17世纪,它的主要特点是在造型上以椭圆形,曲线和曲面为主要形式,强调变化和动感;将建筑空间设计与绘画和雕塑结合营造出富丽堂皇的室内效果;室内色彩以红,黄等纯色为主,并大量饰以金箔,宝石和青铜等材料进行装饰,表现奢华的效果。室内和家具的豪华,富丽的特点,充满了强烈的动感效果。洛可可式产生与公元17-18世纪,他在设计上追求华丽,精致和繁复的艺术效果,主要特点是室内装饰呈平面化,注重曲线的使用,室内色彩以鲜艳的颜色为主,比较明快,如靛蓝,嫩绿和玫瑰红等;线脚多用金色,还采用大量中国式装饰和陈设,喜欢闪烁的光泽,大量镶嵌镜子,悬挂晶体玻璃的吊灯,墙面多用磨光大大理石,喜欢在镜前安装烛台,造成摇摆的迷离的效果。(2) 现代风格现代风格它是比较流行的风格,追求时尚和潮流,以造型简洁新颖,实用为目的,注重室内空间的布局合理与使用功能的完美结合。没有过多的复杂造型和装饰,也不追求豪华,高档和绝对的个性,重视家居的选用及色彩的搭配,追求‘少就是多’的观点。现代设计派大师赖特提倡室内设计与建筑设计协调一致,不仅满足现代生活需求,而且强调艺术性,具有当今时代感的建筑形象和室内环境。如一间现代风格的居室,利用不规则墙面形成壁面家具,同时这一墙面也起到美化居室的作用。地面、天花板均朴素、淡雅,无一多余饰物,显得简洁、舒适、大方,令人赏心悦目。(3)后现代风格它是由对现代主义纯理性的逆反而出现的一种设计风格,反对现代主义‘少就是多’的观点,强调建筑的复杂性和矛盾性,使得室内设计繁多复杂。① 强调室内设计应具有历史的延续性,崇尚隐喻与象征手法,提倡多样化与多元化。它通过传统建筑原件以新的手法加以组合来实现。② 多用夸张,变形,断裂,折叠,二元并列等装饰主义的设计手法,在表现上具有刺激性,使人有舞台美术的视觉感受,达到了雅俗共赏的目的。(4) 混合形式风格混合形式风格是指把不同时代,不同风格,统一时代不同风格和不同民族,各不相同的东西糅合在一起,把同一民族和新旧各不相同的东西结合在一起,也就是说把不同国家,不同风格元素结合在一个室内空间里,呈现多元化的风格特征。用非传统的元素结合传统构件,给人以现代传统室内装饰的种种联想。但并不是将各种形式任意拼凑,互不协调,缺乏整体感,而是把传统文化脉络与现代设计观念和方法相结合,是多样丰富的设计语言。例如贝聿铭先生在北京香山饭店的设计中,以中国的影壁,牌楼,粉墙,灰砖,天井,方圆母题,民间磨砖对缝的工艺,以及云南的石头,东北和山东的卵石作为传统的设计元素。兼容并蓄,推陈出新,反映时代性,民族性与地方性。在室内设计中,采用传统,民族,地域或自然等元素并加以简化,提炼,在用新的手法组织这些简练了形式,构成具有新意义的形式。既趋于现代实用,又吸收传统的象征,融古今中西与一体。(5) 简约风格简约风格 现代主义建筑和室内的主流风格之一,是一种符合审美规律的艺术简化,追求的是由发杂趋于简单的视觉效果。装饰要素有金属灯罩、玻璃灯,高纯度色彩,线条简洁的家具。它主张设计中突出功能,强调自然,形式简洁,在设计时奉行删繁就简的原则,减少不必要的装饰,色彩的凝练和造型的力度也是“少就是多”更高层的体现。简洁要克服现代主义的单调乏味,缺少人情味的缺点,追求丰富,多层次和多方位的表现,但丰富的表现并不是无意义的堆砌,而是经过提炼后符合时代精神的简洁形象。简洁与丰富是并存的,简洁的设计形式是现代社会的特点和发展趋向,具有丰富的包含性,丰富的词汇融合在简洁之中。在简约室内设计中空间简约了色彩就要跳跃出来。苹果绿、深蓝、大红、纯黄等高纯度色彩要大量运用,大胆而灵活,不单是对简约风格的遵循,也是个性的展示。(6) 中式风格中式风格 中国室内设计的传统风格比较讲究端庄气质和丰富的文化内涵,从家具的陈列到陈列品的布置,常采用对称的手法来达到稳健,庄重的效果。装饰要素有红木灯、羊皮灯+咖啡色、适当的金色+中式家具,在色彩方面很多人都感觉中式的室内色彩略显呆板,其实只要是搭配好都很漂亮,中式家具或配饰一般颜色较深,而适当的金色则会让中式更有味道。因为在中国传统文化中,金色是权利和地位的象征。金色的小面积点缀和运用,可以与深色家具形成鲜明对比,使色彩变化更丰富。主要用色有红,黄,紫色,金色等,装饰品及黑、红为主的装饰色彩上。室内多采用对称式的布局方式,格调高雅,造型简朴优美,色彩浓重而成熟。新中式家具偏重暖色调,表面大都作亚光处理。避免繁复的“雕梁画栋”造型,简简单单更能体现典雅大方。(7) 地中海风格地中海风格地中海周边国家众多,民风也各有不同,但独特的气候特征还是让他们出现了一些相同的特点,他们的设计元素主要是白灰泥墙,连续的拱廊与拱门,陶砖,海蓝色的屋瓦和门窗。这种风格的灵魂目前比较一致的看法就是''蔚蓝色的浪漫情怀,海天一色,艳阳高照的纯美自然’。他的主要色彩搭配有蓝与白,这是比较典型的地中海颜色搭配,希腊的白色村庄与沙滩和碧海,蓝天连成一片,甚至门框,窗户,椅面都是蓝与白的配色,加上混着贝壳,细沙的墙面,小鹅卵石石地,拼贴马赛克,将蓝与白不同程度的对比与组合发挥到机制。黄,蓝紫和绿,南意大利的向日葵,南法的薰衣草花田,金黄与蓝紫的花卉与绿叶相映,形成一种别有情调的色彩组合,十分具有自然的美感。土黄及红褐,这是北非特有的沙漠,岩石,泥,沙等天然景观颜色,再辅以北非土生植物的深红,靛蓝,在加上黄铜,带来一种大地般的浩瀚感觉。3.案例分析案例来自成都一个普通白领阶层的装修方案,由于是年轻人,不喜欢太过复杂的装饰,采用了现代的装饰风格。住宅是一个100平方左右的住房,主人暂时没有孩子,把原有的老人房改为书房。主人在色彩方面喜欢大面积的暖色,特别是乳黄色所以在设计的时候客厅和餐厅的背景墙上实用了大面积的淡淡乳黄色,看上去比白色稍黄一点,即达到了主人的意思,也更好的使空间不完全被同一种色所包括。电视墙是用黄色的硅藻泥材料做成,使主人刚刚进门的感觉给人一种温馨家庭的感觉,同时在家居方面特别是沙发点缀了一点是冷颜色,因为如果在大面积的黄色背景下没有一点冷色,会使人的心情变的急躁,长时间会有抑郁的趋向,所以在家居的选用上我们选用的了冷一点色彩。在地面的色彩选用上,地砖还是采用了淡黄色的地砖,但是在客厅的中沙发的地毯我们选用了黑色的地毯,一方面是考虑在整个空间里没有重颜色的沉稳,还有就是搭配一点黑色能使空间看着更加的舒服。再在空间配置一点绿色的植物,使主人进门的感觉即温暖又清新。总结我对室内装饰风格色彩体现的主要认识是,由于时代的进步,精神,物质等诸方面都有了很大的提高,在室内装修色彩的方面也同样如此,很多的现代人把原来固定风格的装饰色彩给打破,注入新的血液。在我看来不管是原来某种风格内的主要传统用色还是现在的新色彩都能接受,因为色彩搭配的一个重要的基础或者是底线就是色彩没有绝对的对和错,只有合理的和不合理的区别。所以在室内装饰色彩的搭配上,利用每种风格的传统用色和客户自己的喜爱色彩,最后在根据设计师的统一调和处理。总之不管怎么搭配都是为了室内色彩的效果更好的体现出来。参考文献:1. 《建筑与室内设计的风格与流派》文健 北京-清华大学出版社 20072. 《风格的特征》(法)罗伯特杜歇著 北京三联书店 20033. 《风格与流派》庄裕光 天津-百花文艺出版社 20054. 《室内设计与应用》黄凯 杨林著 合肥-合肥工业大学出版社 20045. 《国内当代建筑与设计 张汽 矫苏平著 北京-中国建材工业出版社 20056. 《色彩构成》 李鹏程 王炜著上海人民美术出版社 20067.《外国美术史》 中国美术学院 高等教育出版社 2005

中国美术学院毕业论文ppt

你的美术学论文准备往什么方向写,选题老师审核通过了没,有没有列个大纲让老师看一下写作方向? 老师有没有和你说论文往哪个方向写比较好?写论文之前,一定要写个大纲,这样老师,好确定了框架,避免以后论文修改过程中出现大改的情况!!学校的格式要求、写作规范要注意,否则很可能发回来重新改,你要还有什么不明白或不懂可以问我,希望你能够顺利毕业,迈向新的人生。大学毕业季,很多同学都写不好论文。写不好论文,不仅影响成绩,也影响毕业。所以,我在此分享一点经验给同学们。分析论文题目。大家在选定一个论文题目之后,一定要分析论文题目的写作重点,分清主次。收集材料,写读书笔记。当大家分析过论文的主要写作方向后,大家要开始收集与论文相关的论文材料。把自己找到与所选论文相关的材料记到读书笔记上,以备将来写论文的时候作为参考。国内外研究现状。大家要将论文中的主要研究目的找出来。然后寻找分析国内外对此题目的分析与研究。列举大纲。结合论文题目。开始列举大纲。先解释论文中相关的知识点。然后写当前的研究现状,接着写某题目的问题与不足,再写针对该问题的对策。注意,问题和对策要相对应。论文中要列举事例、添加数据、分析的图片等等。开始写论文。按照大纲开始写论文,但是要在必要的地方加上过渡段。然后是论文的脚注,引用、参考资料、结论等。最后,大家把排版做好。未尽事宜,请大家斧正。祝大家把论文写得更优秀。特别需要注意: 注意,问题和对策要相对应。 必要的地方加上过渡段

这个需要您有一定方面的美术史论的知识,没有经过这方面学习写起来很吃力

学术堂整理了十五个美术学毕业论文题目,供大家进行参考:1、解析美术史中“禅画”概念的由来2、探究民国时期美术字的视觉之美3、佛教美术对我的影响4、工业化题材在中西方美术中的体现5、金焕基绘画的韩式情愫对韩国现代美术影响6、基于IPad上的少儿美术APP界面设计研究7、普通高校公共美术鉴赏课程中油画鉴赏教学研究8、传统民间美术在现代工笔人物画创作中的运用研究9、重大历史题材美术创作述评10、林风眠与徐悲鸿美术教育思想比较研究11、西藏传统绘画形式在当代美术创作中应用与实践12、论表现拿破仑的美术作品的典范意义及其现实影响13、高职特教听障生工艺美术专业课程改革研究14、论30年代漫画在中国现代美术史中的地位与价值15、中职电脑美术设计专业校企合作现状与对策研究

美术学毕业论文选题还不容易 [1] 施乐群. 中国当代油画30年的语境迁移[D]. 中国美术学院 2008[2] 曾传兴. 四种写实话语[D]. 湖南师范大学 2007[3] 刘芳. 中国当代艺术中的都市社会空间[D]. 中央美术学院 2007[4] 沈阳. 中国观念摄影研究[D]. 中央美术学院 2007[5] 尹骅. 关于马奈绘画形式语言的研究[D]. 中国美术学院 2008参考这几篇文章,很简单

相关百科
热门百科
首页
发表服务